miércoles, 19 de diciembre de 2018

MAPA CONCEPTUAL


 Aquí os dejamos el siguiente enlace del mapa conceptual realizado, para que podáis ver todas las entradas por las que está compuesto nuestro blog.


A modo de conclusión podemos decir que nos ha parecido muy interesante haber investigado sobre este tema, con el cual hemos aprendido mucho y nos ha llamado la atención.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

PROYECTOS PROPIOS. CREACIÓN DE UN CORTO.

A principios de curso, una de las actividades que tuvimos que llevar a cabo para la asignatura de Educación de las Artes Visuales y Plásticas fue la elaboración de un corto.

Como requisito principal, teníamos que aparecer todos los miembros del grupo. Algo que supuso un reto para alguna de nosotras ya que no todas nos sentimos cómodas delante de una cámara.

Lo primero fue buscar un tema, un mensaje. Lo más complicado en nuestra opinión. Comenzamos con una idea que nos pareció bastante buena: recrear situaciones donde mostrar una especie de mundo al revés para denunciar la pérdida de valores de la sociedad actual. Sin embargo, mientras que grabábamos las diferentes escenas nos fuimos percatando de que la idea no funcionaba. Por tanto, decidimos darle un giro de 360º. Después de varias horas de discusión y frustración, decidimos crear un "Taller de la felicidad" para transmitir nuestro mensaje. 

Los escenarios que aparecen en el vídeo son todos lugares de las Escuela Universitaria Francisco Maldonado. Todas las escenas están grabadas con un iPhone, y editadas con un editor de vídeo. Se buscaba un vídeo donde trabajar los diferentes planos de modo que durante el visionado, el espectador captara el mensaje. ¿Que cual es ese mensaje? ¡Sólo tienes que hacer click en el vídeo para descubrirlo!




domingo, 9 de diciembre de 2018

PROYECTO FINAL DE LAND ART

Para dar por finalizado nuestro blogg sobre el Land Art, hemos creado nuestra propia representación artística dentro de esta corriente artística, con la ayuda de todo los conocimientos adquiridos y que hemos interiorizado a través de las diferentes entradas que hemos hecho entre todas las componentes del grupo.

El proyecto final que hemos decidido hacer las componentes del grupo ha sido una escultura abstracta con materiales naturales. En un principio la idea era hacer una silla parecida a la de juego de tronos, con ramas y palos, sin embargo, después de hablar con el profesor surgió la idea hacer una escultura abstracta con troncos pequeños y grandes.

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO FINAL

Para comenzar con el proyecto final, lo que hicimos primero fue una representación gráfica de cómo nos imaginábamos y como queríamos que fuese la escultura. Por lo tanto, para ello dibujamos con un bolígrafo en una hoja blanca el dibujo esquemático de la escultura.

Cuando todas estuvimos de acuerdo en cómo sería la obra, decidimos con qué materiales lo construiríamos exactamente, y repartimos la responsabilidad de que cada una trajese un material diferente.

El día 8 de Diciembre las componentes del grupo nos juntamos en el pueblo de La Lantejuela. La Lantejuela es el pueblo de una de las componentes del grupo, y pensamos que era un sitio muy apropiado para hacer la escultura, ya que teníamos la posibilidad de hacerlo en el garaje de su casa.

Ese sábado, quedamos a las 10 de la mañana en Osuna y fuimos a La Lantejuela en coche. Llegamos sobre las 10:30 y fuimos al garaje donde íbamos a realizar la escultura. Al llegar, juntamos todo el material que teníamos para comenzar con la escultura, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos troncos más grandes. Por lo tanto, cogimos la furgoneta de la compañera de La Lantejuela y fuimos a coger troncos más grandes a otra casa, los cuales cortamos con la motosierra a nuestro gusto, es decir, para que tuviera la medida que quisiéramos.



Después de coger los troncos que queríamos, volvimos otra vez al garaje de nuestra compañera para comenzar con la escultura. Con la ayuda del diseño gráfico que habíamos hecho anteriormente, empezamos poco a poco a recrear la escultura intentando que se pareciese lo más posible a lo que habíamos diseñado en el papel.

Antes que nada, empezamos con la base. En un gran tronco de unos 30 cm de diámetro hicimos tres agujeros con el taladro para meter en cada agujero una varilla de unos 10 cm cortados con el radial. Después cogimos otros tres troncos grandes pero un poco más finos que el tronco de la base, le hicimos a cada uno un agujero y encajamos cada tronco en una varilla que sobresalía de la base.



Estos son dos troncos encajados en el tronco base (todavía faltaba una por encajar).

En esos tres troncos unidos a la base, pusimos una varilla en cada uno utilizando el mismo método que utilizamos para unir los troncos a la base, es decir, con el taladro, y encajamos un tronco de un peso menor en cada varilla. Así comenzamos a unir tronco tras varilla y varilla tras tronco, uniendo también, no solo de forma vertical sino también de forma horizontal. 

Después de haber probado diferentes posiciones de las varillas y los troncos, por fin nos quedamos satisfechas con el resultado. 




Este es el resultado de la escultura cuando todavía estaba sin pintar ni decorar.

A continuación procedimos a pintar y decorar los troncos, y como se puede observar en la imagen, por un lado pintamos algunos troncos con témperas y spray de verde, amarillo, negro, con manchas de colores, mezcla entre azul y amarillo, estampado de cebra, y por otro lado, decoramos otros dos con lana, uno de lana amarilla y naranja, y otra de lana naranja pero con estampados con spray de color azul. Para ello desencajamos algunas de las piezas que al quitarlas no desestabilizasen las escultura, y otras en cambio, tuvimos que pintarlas tal y como estaban puestas en la escultura, ya que eran el soporte de otros dos troncos o porque de alguna manera si lo desencajábamos la escultura perdía el equilibrio.




Así es como pintamos los troncos que eran posible desencajar.


Así es como pintamos los troncos desde la misma escultura.

Al terminar de pintar la escultura la dejamos secando, y limpiamos imperfecciones de algunas zonas de las varillas que habíamos pintado sin darnos cuenta. Y este fue el resultado final de nuestra escultura:




Resultado final de la escultura.

Como conclusión, nos quedamos muy contentas y satisfechas con el proyecto final de esta la obra artística que realizamos gracias a todo el conocimiento adquirido a través del blog que hemos creado y esperemos que a la gente le guste tanto como a nosotras.

MATERIALES

Los materiales que decidimos utilizar fueron los siguientes: 
  • Troncos grandes y finos.
  • Temperas de colores (azul, verde, amarillo, rojo, blanco y negro)
  • Pinceles
  • Sprays de colores (azul, verde y dorado)
  • Lana de colores (naranja y amarilla)
  • Varillas de metal
  • Cola de pegar madera
  • Taladro
  • Radial
  • Motosierra
  • Una toalla

VISITA A LOS MUSEOS DE MÁLAGA

El pasado viernes 26 de Octubre los alumnos de tercero del grado de Educación Primaria de la Escuela Universitaria Francisco Maldonado realizamos una visita cultural a la ciudad de Málaga como parte de la asignatura de Educación de las Artes Visuales y Plásticas. En los últimos años, Málaga se ha convertido en uno de los principales centros del arte en España. Una ciudad moderna y vanguardista, que apuesta por el arte y la cultura.

La primera parada fue una visita al Centro de Arte Contemporáneo. El CAC es el emblema del compromiso con el arte contemporáneo del Ayuntamiento de Málaga que tiene como objetivo la difusión de las artes plásticas y visuales desde el último tercio del siglo XX hasta la actualidad.


Se inauguró el 17 de febrero de 2003 y desde entonces se caracteriza por su dinamismo y por la importancia que concede a la reflexión, la pedagogía y la divulgación del arte contemporáneo.

Su apertura ha creado nuevas posibilidades en el ámbito cultural del sur de España, consiguiendo constituirse en un referente artístico internacional. Además supone una novedad en España al conjugar los modos de gestión de la empresa privada con los ideales y objetivos del ámbito público.

A continuación os dejamos el enlace de la web del CAC para más información:

La segunda visita fue El Museo aqueológico de Málaga que constituye la más importante institución museística de ámbito provincial de la provincia de Málaga, albergando en sus fondos la mayor colección de objetos arqueológicos y artísticos de la misma. Su nacimiento se produjo en 1973, cuando se unieron los hasta entonces independientes Museo Arqueológico Provincial y Museo Provincial de Bellas Artes.

A continuación, os dejamos un enlace a una web donde se muestra más información sobre el Museo de Málaga:


La tercera parada fue en el Muelle 1, el Centre Pompidou Málaga. Este museo ofrece un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI con alrededor de setenta obras selectas de la incomparable colección del Centre Pompidou, una de las dos más importantes del mundo moderno y contemporáneo. Este recorrido por la historia del arte de nuestra época, renovado cada cinco semestres, se nutre cada año, también, de dos a tres exposiciones temporales.

Y aquí la web del Centre Pompidou Málaga:

Por último, hicimos una visita a la Casa Picasso. Situada en el número 15 de la Plaza de la Merced, fue declarada Monumento Histórico-Artístico de Interés Cultural en 1983. Allí, realizamos una visita guiada tanto por la primera planta de la casa natal de Picasso, como por la sala de exposiciones temporales situadas en el número 13 de la misma plaza.
Aquí dejamos en enlace a la web de la Fundación Pablo Picasso, para más información:
http://fundacionpicasso.malaga.eu/





Y eso es todo. Una visita muy interesante que nos ha ayudado a conocer la importancia de los museos como recurso educativo de gran valor didáctico.

ANDAR COMO PRÁCTICA ESTÉTICA.

Dentro de cualquier corriente artística existen diferentes prácticas. Si hablamos del Land Art, una de las propuestas más radicales puede ser considerar el andar como una práctica estética. Estos artistas renuncian al objeto artístico y apuestan por una acción tan elemental como es el caminar.

Aunque los críticos denominen esta práctica como anti-arte, una gran cantidad de pensadores y artistas como Rousseau, Kierkegaard o Nietzsche vieron en el andar una pauta vital a la que adscribirse. Nietzsche hace alusiones a la caminata como fuente de gozo y no confiaba en ningún pensamiento que no naciera mientras caminaba.

Son muchos los poetas como Baudelaire, Robert Walser o Machado que han encontrado caminar como práctica facilitadora de la creatividad. Ya en la milenaria poesía oriental el caminar era fuente de nacimiento de los versos.

Las primeras sociedades fueron nómadas y la única manera de transformar el territorio era caminando por lo que el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo (F. Careri, 2002:20). Toda la historia antigua está llena de viajes pero no hay descripciones de los paisajes.

Refiriéndonos a lo puramente estético, según Francesco Careri, en tres ocasiones el andar como práctica estética ha sido un punto de inflexión en el ámbito exclusivo de la historia del arte:

  1. En el paso del dadaísmo al surrealismo (1921-1924). Dadá organiza en París una serie de visitas y excursiones más banales de la ciudad. Podemos encontrar aquí cierto antecedente a los no-lugar de Smithson, y en 1924 realizan otro vagabundeo a campo abierto (deambular) con características surrealistas.
  2. En la International Letrista a la International Situacionista (1956-1957). La international letrista en respuesta al deambular surrealista configura la teoría de la deriva que la deriva se tomará en cosntrucción de situaciones, que cuajará en la teoría situacionista que elabora Constant.
  3. Del minimal art al Land Art (1966-1967). Se da a raíz de un artículo de Tony Smith en la revista Artforum en 1966.

El escrito de Smith influenciará a la comunidad artística que se enfrentará con la crítica moderna. En este contexto algunos artistas que inician el Land Art descubren en el andar un acto primario de transformación simbólica del territorio, y un año más tarde de la publicación del artículo Richard Long realiza su primera obra: A line made by walking (1967). Se trata de una línea recta realizada pisando en la hierba. Esta obra solo puede ser registrada mediante una fotografía ya que al poco tiempo crecerá la hierba y desaparecerá. A partir de esta obra, y como se comenta en otra entrada, Richard Long no ha dejado de realizar caminatas en las que realiza figuras geométricas sencillas.

A line made by walking, Richard Long


La obra de Hamish Fulton es aún más radical que la de Long en el sentido de no alterar absolutamente nada el entorno, tan solo deja sus huellas. Desde que en 1973 año en que caminó 1.645 km en 47 días, en territorio escocés e inglés, hizo el compromiso de que su arte sería exclusivamente nacido de la experiencia de caminar. Fulton recorre diversos paisajes tomando fotografías que luego expone acompañada de palabras, pero para él la obra no es el cuadro expuesto sino la caminata: sin caminata no hay obra. Fulton difumina el objeto y realiza una performance en la que el caminar se usa como vía para la comunión  del paisaje concentrado el tiempo del devenir y del futuro en cada paso que da. El flujo debe ir de la naturaleza a la persona y no al contrario.



La diferencia entre Long y Fulton es, que paraFulton el cuerpo es un elemento perceptivo mientras que para Long es una herramienta de trabajo.

El filósofo y matemático Gassendi ya lo venía diciendo: ambulo ergo sum que significa "camino, luego existo". Esta frase encierra toda la filosofía del Land Art, ya que la contemplación estática es desplazada por la percepción dinámica. Todo el Land Art invita realmente a la experiencia de andar.

Fuente: Arte y Naturaleza. El Land Art como recurso didáctico para la educación artística. Francisco Javier Delgado Baena. 
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/14022013/42/es-an_2013021411_9145208/ADO24/ado24_1p2/01.pdf




"PEQUEÑO ABISMO" DE FERNANDO ALBA




"Pequeño abismo"

Esta pieza de dimensiones reducidas que podéis observar es fruto del escultor Fernando Alba (La Folguerosa, Malleza, Salas, 1944), que desprende la misma energía y poética que sus obras más características de gran formato o dimensión.
"Pequeño abismo" es un tronco de roble quemado y espejo gris parsol en su interior, mide 34x32'5x30cm, que fue expuesta en la Bienal de Oviedo de 1992, fecha de su realización. Adquirida en 2005, se encuentra en la sala 24 del Museo de Bellas Artes de Asturias.

En los primeros años noventa, su obra estuvo centrada en el trabajo de la madera, como se advirtió en su exposición e instalación de 1991, Vértigo, Abismos, Caída que fue celebrada en el Museo Barjola de Gijón.
Aquella muestra fue la culminación de un largo proceso de estudios y profundización en las posibilidades expresivas y simbólicas de la escultura a partir de troncos y tocones, que ya había iniciado en los años setenta con la observación de rastrojos y restos quemados en el espacio natural. Sus intervenciones in situ de aquella época, la reubicación efímera de ramas y troncos, se acercan a la corriente conocida Land Art de artistas de la talla de Richard Long o Andy Goldsworthy.
Desde principios de aquella década, el traslado al taller de tocones y ramas de olmo, haya, tejo, castaño o roble dieron lugar a una trasformación y cierta docilización del material que, sin perder su esencia orgánica, añade la impronta del artista.



Sin título. Olmo o negrillo, 110x45 cm, 1979

En la exposición del Museo Barjola, Antonio G. Areces, encargado de la presentación de la muestra con "Sincronía/Diacronía", se refiere a una de sus singularidades: los objetos encontrados se distancian del concepto de ready made, el artista consigue equilibrar en ellos su naturaleza orgánica, la pervivencia de su pureza, con la transgresión de su ser, al intervenirlos. El simple hecho de descontextualizarlos, de sacarlos de su entorno vital, los traslada de la esfera de lo útil a la artística.

En este contexto se sitúa "Pequeño abismo"; fruto del encuentro entre el objeto encontrado y el creador; se trata de un tocón de madera que parece mostrar aún parte de sus raíces, de su arraigo a la tierra y a la vida.

Está en el carácter y la sensibilidad de Fernando Alba la conexión con lo telúrico, plantea con naturalidad su búsqueda de una armonía estética universal, un equilibrio formal y sensorial en el que lo óptico (la escala, la ubicación e interacción de la obra en el espacio, el volumen, el vacío...) encuentra su justa medida en los aspectos táctiles, en las cicatrices que el tiempo ha dejado en la corteza o en el acabando y pulido de las herramientas de trabajo, llevándole a relacionarse de manera íntima con los materiales, provocando nuevos vínculos con sus propuestas, que trascienden de lo plástico a lo emocional porque, como comentó Javier Barón en el Arte en Asturias: "Alba se ha dejado influir por la sugestión de lo orgánico, cuya riqueza de formas viene a poner de manifiesto".
Herbet Read define como háptico, lo referido a las sensaciones no visuales y no auditivas que experimentamos y que sólo a través de lo táctil (de las texturas, de la suavidad o rugosidad, de la lisura o aspereza, de su dureza o blandura) consigue comunicar y sensibilizar al espectador.

Estos aspectos están presentes en nuestra obra, conceptual y formalmente pero, especialmente, advertimos sobre la importancia concedida al encuentro del espacio interior y exterior, al diálogo entre el lleno y el vacío. En este proceso de vaciamiento, de extracción del alma del tronco donde Alba parece continuar la línea de los grandes escultores nacionales como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Pablo Serrano. También ellos buscarán en otros materiales, como el hormigón o el acero corten, nuevas vías de expresión que en el caso del artista se amplía a múltiples posibilidades en cuanto a materiales y conceptos pero, con frecuencia ligado al medio natural.
La riqueza de accidentes y arrugas, propia de la piel de la madera de roble, halla su complemento en el espacio interior, ahuecado, suavizado, en cierta medida, racionalizado por la mano del artista que lo trasforma en un pozo cilíndrico, luminoso y atrayente, haciendo partícipe al espectador. Esta dualidad interior/exterior ya había sido usada en obras anteriores, en alguna pieza de la exposición de 1981, en la galería Juan Gris, y en la serie "Abismos".

 "Abismos". Madera de castaño quemada, Museo Barjola, 1991



Fue expuesta en el Museo Barjola diez años más tarde, piezas de concepción más sencilla cuya intención se advierte con un golpe de vista pero, en especial, en la obra principal Vértigo, expuesta en la nave de la Capilla Trinidad.

"Vértigo". Capilla de la Trinidad. Museo Barjola (Gijón)

Ésta requería de una implicación directa, de un acercamiento, de una mirada a su interior y sus profundidades. 

Jovino Martínez Sierra, autor de la tesis Fernando Alba: espacio escultórico, espacio arquitectónico y espacio urbano, describe cómo aquellas obras tenían un aspecto magnetizador provocado por el vacío, atrayendo al espectador hacia su interior. En una de ellas, al igual que "Pequeño abismo", un espejo reflejaba, desde el fondo, la imagen del observador denotando una voluntad de sugerir mucho más de la propia forma, "está presente por la discontinuidad entre lo real e irreal incluso la posibilidad de tránsito a otra conciencia". 

Resulta oportuno referirnos a la simbología que el pozo posee para muchas culturas, como agua regeneradora, contenedor de vida, como conducto hacia el inframundo o como reflejo, incierto y movedizo, de un contemplar contemplándose que dice el artista, propiciando situaciones en la que el espectador pueda mirarse a sí mismo. Así acontece en obras posteriores como "Contenedores de tiempos" que se pueden ver en los jardines del Museo Evaristo Valle, piezas que nos envuelven totalmente.

"Contenedores de tiempo"


Otras de sus aportaciones plásticas y conceptuales en el proceso de carbonización aplicado, con una extrema precisión y delicadeza, con un soplete oxídrico y al que ya había recurrido en piezas anteriores; en esta ocasión la obra está intervenida únicamente en su borde superior provocando un fuerte contraste cromático que subraya sus límites.
En el proceso de quema se evidencia la trasformación de la materia en ceniza, claro símbolo de la necesidad de la muerte para la nueva regeneración; el fuego y su humo provocan que el hollín cubra la boca de la pieza como cráter de un volcán. Desde su deterioro y precariedad, el tronco se muestra impregnado de una nueva realidad, una negra y espesa capa de tizne se adhiere y apodera de él, dotándolo de una nueva vida.

"Pequeño abismo" nos da la oportunidad de acercarnos de forma sencilla al trabajo de Fernando Alba, por su formato, es una obra abarcable, pero que sorprende por su autosuficiencia y, desde una aparente fragilidad, es contenedora de los grandes secretos de la vida. A su belleza propia y natural, el artista añade ese "algo humano".
El artista, conocedor de las virtudes del material, se ha apropiado de la esencia natural del tronco del árbol, vierte sus mundos, su experiencia y los misterios que dan sentido a nuestra existencia, ese "algo humano" conecta directamente con el espectador, provocando curiosidad y múltiples interrogantes, permitiéndonos acceder a lugares recónditos y aún por explorar.

Fernando Alba comenta que estos objetos encontrados ya habían sido inconscientemente buscados, pensados, dibujados, pero no materializados ante el miedo de perder su poesía y diluir su esencia; al hallarlos, llama la atención los volúmenes, sus huecos, grietas y texturas, convirtiéndose en soportes de sus reflexiones y desencadenantes de nuevas preguntas. Cuando alguien va en busca del abismo lo hace por necesidad, tiene preguntas, un viaje en busca de algo, y cuando se regresa, nunca se hace de la misma forma.

Esta es la vocación de Fernando Alba como escultor.





Fuente:

EL APEADERO. CENTRO DE OPERACIONES DE LAND ART.

El Apeadero de Bercianos de Real Camino fue reciclado para aprovecharlo como un Centro de Land Art en el año 1998. Aunque lamentablemente este proyecto haya quedado en el olvido los promotores, fueron Carlos de la Varga (creador de la desaparecida galería Tráfico de Arte) y Javier Hernando (profesor de arte de la Universidad de León).

El encargado de rehabilitar el edificio del antiguo apeadero fue el estudio de arquitectura Cantero Iza, y también se recuperó el vagón con la intención de ubicar allí la gestión administrativa del conjunto.

Hoy en día visitar el Centro de Operaciones de Land Art es un tanto costernador, sobre todo al imaginar lo que pudo ser. Este centro de operaciones de Land Art no se encuentra del todo abandonado, y bajo el nombre de “El Apeadero Centro de Arte Científico Fundación siglo XXII”, se ha continuado añadiendo obra y cartelería pero de una forma caótica y desordenada.

Este Centro de Operaciones de Land Art publicó la revista “Territorio público” y a través de los dos únicos números que salieron a la luz se puede recostuir lo que se hizo o se quiso hacer para compararlo con lo que hoy en día perdura. 


Algunas obras de este sitio han desaparecido, otras, en cambio, nunca se llevaron a cabo y las que sobreviven lo hacen con fortuna desigual.

Algunas obras que todavía se pueden apreciar son las obras escultóricas como el “Arco” del escultor Carlos Cuenllas en el Camino de Santiago o el “Bosque de ninfas” de Virginia 
Calvo.

Por otro lado, del artista abulense Carlos de Gredos también se conservan dos de las obras que realizó. En el año 200 hizó una representación artística sobre un viejo palomas hoy desaparecido, con “El futuro siempre regresa al punto de partida”. En 2001 utilizó cipreses en sus creaciones “Antes de cero” y “La esperanza acompaña al viento”.

Además de estos, también quedan obras del artista Oskar Ranz de la intervención “Tránsito, residuo y proceso”. Esta obra fue llevada a cabo en un depósito de agua situado a 2km de El Apeadero en dirección a El Burgo Ranero. El artista utilizó la técnica de decollage con carteles publicitarios.

En cambio de la obra de Iraida Cano llamado “Nómadas” apenas quedan restos qu consistía en dos siluetas zoomorfas inspiradas en unas figuras rupestres pakistanís se situaban en las faldas de una colina. 

Aparte de la obra mencionada anteriormente, también se supone desaparecida la escultura realizada por el artista plástico Antonio Segura en 1999, utilizando traviesas de ferrocarril y goma, recreó un pedazo de vía en “La vie du rail”.

En el año 2000 se llevó a cabo la obra llamada “Del cambio de color al intercambio de tierras” de Begoña Pérez que intercambio más de 200 metros cúbicos de tierra de Cacabelos y Bercianos del Real Camino para simbolizar el hecho de que fueron bercianos quienes repoblaron la comarca de tierra de dichos campos en el año 1000, aunque el vallado de la parcela traída de El Bierzo no coincide con las referencias topográficas publicadas. 

Las siguientes fotografías son algunas de las obras que todavía perviven en el Centro de Operaciones de Land Art. Además, también muestran lo complicado que es a veces determinar cuándo y quién ha hecho cada obra.


"Bosque de ninfas", Virginia Calvo


"Arco", Carlos Cuenllas

"Nómadas", Iraida Cano


"Transito, residuo y proceso", Oskar Ranz


"Antes de Cero", Carlos de Gredo


"La vie du rail", Antonio Segura


Detalle "Del camino de color al intercambio de tierras", Begoña Pérez

Fuentes:

CIUDAD COMO CONCEPTO


El Land Art es el arte de la naturaleza, este estilo de arte rompe con lo tradicional del papel y los cuadros, representando una obra de arte en el paisaje natural, asi pues, utilizan el espacio natural como su Papel y su plano, y en éste comienzan su obra artística. 

Estos Artistas deben tener una gran manipulacion del paisaje, cada una de estas obras adquiere grandes dimensiones, que son posibles de ver desde muy lejos. Se utilizan espacios como en el Mar, arena  tierra, entre otros. De ahí el término " Land ". La exposición de estas majestuosidades son enviadas a los museos por medio de Fotografías o Vídeos.

Aquí, podemos apreciar una ciudad llamada Dubai, en la que se encuentra una simulación de palmera 



¿PUEDE ESTA CIUDAD CONSIDERARSE LAND ART?

 Como bien sabemos, El land art supone la realización de obras de artes con la naturaleza y por tanto con elementos naturales: rocas, arena, agua, montanas.

La Isla de Dubái es una de las islas que destacamos por su gran contenido estético y artístico. Esta está ubicada en Emiratos Árabes. Es una isla que por su forma de isla en forma de palmas es un land art y un centro turístico porque tiene hoteles, sus hermosas playas, etc. 

Lo que caracteriza esta isla y que la hace especial es que tiene debajo de ella otras pequeñas islas que forman toda la tierra, los continentes y los países. Han puesto ya el proyecto de hacer otras islas en formas de palmeras. En Dubái, han quitado grandes cantidades de arena y  Su objetivo es crear más lugares turísticos y centros comerciales. La desventaja es que esta isla puede llagar en algún futuro a inundarse por las grandes aguas que hay en la superficie de la isla. 

A pesar de que esta isla esté construido sobre Materiales naturales, no garantiza que los materiales de construcción hayan sido naturales.


AQUÍ OS ADJUNTO UN VÍDEO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DUBAI 


                                    

Esta obra deben su nombre a su forma: una palmera de dátil. Se componen de tres secciones principales:

  • El tronco: En donde se encuentra la avenida principal de la isla y se localizan los accesos principales. Llega también a la segunda parte de la isla denominada.
  • Las frondas: Simula el follaje de la palmera y en las tres islas, esta zona será de uso exclusivamente residencial.
  • Creciente: Rodea a la isla en forma de media luna (de aquí el nombre) y que actúa como un rompeolas gigantesco




Las Palmeras Jumeirah y Jebel Ali en su construcción requieren 100 millones de m³ de roca y arena. La Palm Deira contará con un volúmen de arena y roca diez veces mayor que el de las Palmas Jumeirah y Jebel Ali.

Para construir estos proyectos de arena, es necesario extraer arena del fondo del Golfo Pérsico. Esta parte del proyecto fue encomendada a la compañía belga Jan De Nul y la holandesa Van Oord. La arena es luego arrojada por un barco y guiado por un sistema de GPS, por un guía desde la costa de la isla. Este sistema es único en el mundo. Alrededor de cada palmera hay un gran rompeolas de piedra. El rompeolas de la Palm Jumeirah tiene más de 7 millones de toneladas de rocas.

The Universe es un complejo de islas artificiales con formas astrales que se construirá en Dubái, Emiratos Árabes Unidos frente a la zona costera de Jumeirah, que abrazará a The World y que se extenderá hasta las palmas Jumeirah y Deira. Será un complejo residencial, hotelero y donde se desarrollarán nuevos megaproyectos. Este megaproyecto que ha sido desarrollado por la promotoria inmobiliaria Nakheel, y que fue aprobado el pasado 19 de enero de 2008, contará con una extensión de más de 3000 hectáreas y se estima que tardará entre 15 o 20 años en finalizarse.


Esta creación es una obra de arte a gran escala, en la cual se ha invertido gran cantidad de esfuerzos físicos, económicos y psicológicos.
Muchos fanáticos de las mega-construcciones  comentan que es un mezcla de arquitectura con land art y es normal que caigan en dicho error, por que está formada por gran parte de elementos naturales ademas de tener una forma de palmera pero nada mas lejos de la realidad, ya que en esta obra también intervienen gran cantidad de diversidad de  materiales no aptos para ser LAND ART (cemento, hierro, hormigón, cristales)

No obstante, abajo podéis dejarnos un comentario con vuestra opinión.


Fuente:

LA INTERVENCIÓN LUMÍNICA EN EL LAND ART.

El trabajo de intervenciones lumínicas sobre el paisaje, en el que se proyecta luz directamente en la naturaleza, aparece en un momento en que muchos artistas han optado por la manipulación digital de la imagen. El proceso de trabajo, que conlleva la experiencia directa sobre el paisaje, tiene una relación evidente con el de los artistas del Land Art.

Acorde a esto se realiza una entrevista a Javier Riera en el que se le pregunta sobre su posición de la obra frente a la esta corriente.
El expone que el Land Art es una de sus referencias mas claras y para hablar de ello sería bueno intentar delimitar un poco el término y también preguntarnos por el sentido que tiene utilizarlo actualmente.

  • El Land Art surge en un periodo histórico con unos condicionantes fundamentales que llevan la experiencia del espacio a un ámbito existencial. 
  • La imagen aérea ha venido calando decididamente en el imaginario colectivo empujada por la generalización de las experiencia de vuelo. Los aviones que existían al finalizar la segunda guerra mundial no pueden compararse con los de las líneas aéreas comerciales de los años 60. En apenas veinte años volar se ha popularizado y aunque una parte importante de la población no puede hacerlo se da una gran difusión a las imágenes de lugares de la tierra vistos desde el aire, que aún producen asombro y son un modo de descubrimiento del mundo.


 A las imágenes de lugares que son re-conocidos o descubiertos por primera vez desde el punto de vista aéreo se añade un salto cualitativo inmenso en relación a todo el imaginario espacial, al que se han referido, hablando del Land Art, Tonia Raquejo y otros autores: la llamada carrera espacial. Las imágenes y relatos que generan los viajes espaciales tienen un papel esencial en la gestación del Land Art, suponen una ampliación del campo de pensamiento sobre el espacio sin precedentes, que sitúa la mirada repetidamente en la frontera con la oscuridad de lo ilimitado. Por primera vez en la historia hay imágenes reales del planeta Tierra visto desde fuera que son difundidas y seguidas masivamente por televisión.

No puede olvidarse que esta expansión espacial de la mirada que muestra un mundo sin fronteras crece paralelamente a la conciencia de la amenaza destructiva de los arsenales atómicos, una posibilidad de autodestrucción global nunca conocida anteriormente que parece mas que probable después de las dos grandes guerras mundiales con muy poca separación en el tiempo. 

Todo ello conforma una forma de habitar el planeta que adquiere tintes existenciales únicos, porque son circunstancias globales que nunca antes habían existido y los artistas que dan lugar al Land Art se forman en ese ambiente

Si las circunstancias en que surgió el Land Art fueron tan determinantes ¿significa que queda delimitado por el momento histórico concreto en que apareció, como podría decirse de las vanguardias o el cubismo?

La diferencia con el cubismo u otros movimientos es que lo que se planteaba en ellos tuvo una evolución, una influencia que discurrió en desarrollos posteriores acordes con las nuevas circunstancias sociales, culturales, tecnológicas…de modo que, en general, resulta extraño y obsoleto definirse ahora como un artista cubista. 

El motivo es que  los años 60 y 70 del siglo XX suponen la caída de un muro en la conciencia. Lo que se abre tras esa antigua construcción que ha sido derribada es un espacio vacío, un campo inmenso de experiencias posibles que no se agotan fácilmente.

  • El Land Art responde a un cambio existencial muy profundo en relación a la experiencia del hombre acerca del espacio, que incluye con claridad la posibilidad de su ausencia total del espacio. 
  • Algunas de las piezas del Land Art están en lugares vacíos, el porcentaje de personas que las han visto es ínfimo. Sabemos que están en desiertos o sumergidas bajo el agua y las imaginamos fácilmente en total ausencia de sujetos que las observen.


¿Tiene sentido hablar de Land Art en la actualidad? ¿Puede un artista actual definir su trabajo como Land Art?

 El Land Art no se limita a su momento histórico, por mas que sea importante comprenderlo en sus orígenes. Como otras creaciones que surgen en los años 60 del siglo XX en música, literatura o teatro, el Land Art es un extraordinario punto de partida que no está tanto en el ámbito de las construcciones intelectuales como en el de los muros que se derrumban abriendo la visión a dimensiones inexploradas de nuestra experiencia. para Javier, Land Art es sobretodo un camino abierto, no un movimiento cerrado y tiene sentido que artistas actuales utilicen el término.


Sus intervenciones sobre el paisaje tienen como medio de difusión la fotografía, pero a la vez Sus imágenes son algo mas que el simple registro de la intervención. ¿Como entiende esa relación entre intervención y fotografía? ¿Es similar a las de los artistas del Land Art histórico?

Para este autor, las imágenes de las obras de Walter de María o Robert Smithson han sido sus mayores influencias a pesar de experimentarla solo por fotografías y no vivenciarlas en el espacio. Desde su punto de vista el Land Art, con su dependencia de la cámara fotográfica para comunicar sus obras, dio lugar a algo así como un genero fotográfico, que sería el de las imágenes de intervenciones sobre el paisaje. 

Mucho de lo que se ha hecho en fotografía es una continuación del papel de la pintura como medio de creación de imágenes: retrato, bodegón, paisaje…reinventados, ampliados y llevados a otra dimensión desde el medio fotográfico, pero las imágenes de paisajes intervenidos no existían en pintura porque no existían como conceptos, de manera que esas fotos suponen algo totalmente novedoso en el ámbito de las imágenes.


estas son algunas de las proyecciones sobre el paisaje y fotografiarlas era el medio natural para contarlas pero a la vez intentó que tengan entidad por si mismas.  Las fotografías son el modo de comunicar algo que ha sucedido, la luz ha estado sobre ese lugar, ha convivido con la luz que había en el ambiente y ha quedado registrada en una imagen, este es el punto de partida sin el cual no hay nada.

 ¿Sus intervenciones en espacios públicos dan lugar a fotografías también?

Nunca ha expuesto una fotografía de una intervención en un espacio público porque no tiene sentido generar una foto y exponerla como obra. Las fotografías son para difundir el trabajo hecho en espacios públicos pero no son material de exposición. Si hay público, la exposición es la intervención en directo.

¿Cree él que el Land Art actual, si puede llamarse así, debe de tener un componente ecológico?
Cree que  nuestro modo de vida debe de girar hacia la preservación del medio ambiente dado que la situación que vivimos es absolutamente extrema. En ese sentido, cualquier acción sobre el paisaje actualmente debe plantearse su nivel de agresividad sobre el mismo.

El quiere que el paisaje quede igual al finalizar la obra pero que durante ella haya una perturbación en el ambiente.

En muchas de sus obras se presenta el Land art y la geometría en relación al paisaje ¿Hay en todo ello una intención de organizar u ordenar el aspecto caótico y de irregularidad del paisaje?
No, el no siente el deseo de ordenar el paisaje En cualquier caso intervenir físicamente sobre un paisaje no es lo mismo que proyectar luz temporalmente. El deseo de ordenar el paisaje es tan antiguo como el hombre y tiene un componente de defensa ante lo desbordante de la naturaleza que ahora no tendría sentido. Durante mucho tiempo la supervivencia del hombre dependió de un grado de dominio sobre la naturaleza, hoy podría decirse lo contrario, las posibilidades futuras del hombre tendrán que apoyarse en la supervivencia amenazada del planeta. La idea tradicional de jardín tiene que ver con limitar un espacio en el que la naturaleza está sometida al pensamiento, ordenada y domesticada, lo Bello frente a lo Sublime.


Antes se hablaba de la ampliación de la conciencia sobre el espacio asociada al Land Art. Se puede decir, que con el transcurso de la historia, se pasa de pensar que la Tierra es el centro del universo a la certeza que muestran los telescopios de que no hay de hecho ningún centro apreciable sino un orden de relaciones gravitatorias y por si esto fuera poco el espacio del universo se revela en pocos años como inmensamente mayor de lo que se imaginaba, se hace ilimitado e incomprensible por la mente. Autores como Hauser defienden que este factor astronómico es el elemento esencial de cohesión del barroco.

Ante estas evidencias espaciales hay dos reacciones posibles: la aceptación o la conquista imposible del espacio. Esta última es la que encarnan los monarcas absolutos llevando al extremo la conquista de tierras lejanas y el colonialismo e ideando algo tan delirante como son los jardines barrocos. Versalles evidencia lo antinatural de su pretensión, contraria a las leyes del espacio y la naturaleza.
La geometría es inflexible en sus leyes pero al mismo tiempo sutil, lo que se lleva a cabo con el jardín barroco es, por así decirlo, una densificación de sus posibilidades.


¿Como interpretas el sentido de la geometría en el Land Art histórico ?

La geometría es el lenguaje visual del orden matemático y físico con el que comprendemos la materia y la energía. Desde los 60 hasta las naves que llegan a Marte en la actualidad todo se hace a partir de geometría, física y matemáticas. También hay una relación evidente de la geometría con la construcción, lo estructural y la arquitectura.

  •  La relación de la geometría con el paisaje fue un tema central en la arquitectura de principios del siglo pasado. El aspecto de la geometría más importante es su capacidad de dar forma a lo intangible en la naturaleza. La geometría adecuada canaliza algo que está  en un espacio determinado, como si mostrara una dimensión del lugar que antes estaba oculta. 

 La geometría aparece en el Land Art como resultado de procesos formales que están en la historia del arte y la arquitectura previas, pero también irrumpe de un modo mas intuitivo en la conciencia de los artistas, son percepciones de esquemas visuales que irradian energía. 

El texto de Roberth Smithson sobre la Spiral Yetti lo deja bastante claro. 
  • The Lightning Field de Walter de María es una estructura geométrica precisa y semitransparente por la finura de la varillas en la distancia, situada en un inmenso espacio vacío y pensada como una serie de ejes verticales que conectan física y drásticamente la energía del cielo y la de la tierra.
FUENTES:

MAPA CONCEPTUAL

  Aquí os dejamos el siguiente enlace del mapa conceptual realizado, para que podáis ver todas las entradas por las que está compuesto nu...